ARTÍCULOS
camelot 1967
Lady Genevere parte a Camelot para desposarse con el rey Arturo. Llevando a la corte conoce a un peculiar caballero que le habla maravillas del lugar y le cuenta que le llaman "Verruga", apodo que le puso el mago Merlín cuando era un muchacho, algo que le fascina. Resulta ser el propio Rey Arturo. Tras casarse, transcurre un tiempo y acude a la corte del rey, un caballero llamado Sir Lancelot Du Lac (Franco Nero), para unirse a la tabla redonda fundada por Arturo y, tras convertirse en su caballero más fiel y en su mejor amigo, ayudarle a unificar toda Inglaterra bajo su mando. Sin embargo surgirá algo entre Genevere y el joven Lancelot...Adaptación cinematográfica del musical de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, que estuvo en Broadway a principios de los 60, interpretada por Richard Burton (Rey Arturo) y Julie Andrews (Lady Genevere) y con la producción de Moss Hart. Entre los secundarios estaba Roddy McDowal en el papel de Mordred. Jack L. Warner compró los derechos para llevarla al cine, y , al igual que pasó con la versión cinematográfica de "My fair lady", de nuevo volvió a descartar a Julie Andrews para el papel femenino principal (hay una versión no oficial de que fue ella  en esta ocasión quien rechazó hacerlo por venganza, por el rechazo del productor para interpretar a Eliza en la película "My fair lady (1964)"), y tanto él como Joshua Logan prefirieron a Vanessa Redgrave, a la que veían más apropiada para darle un carácter más liberal y promiscuo al personaje.

camelot 1967

Para el papel masculino escogió a Richard Harris que estuvo muy bien, recitando sus canciones (más Loewe). Vanessa Redgrave se negó a que su voz fuera doblada en las canciones (como le pasó a Audrey Hepburn en "My fair lady") y Jack L.Warner, en este caso, sí que le permitió hacerlo a ella misma. Joshua Logan fue de nuevo elegido para dirigir una adaptación Lerner-Loewe (al igual que "La leyenda de la ciudad sin nombre (1969)") y puso su sello personal al convertir la historia del triángulo amoroso del rey Arturo, Genevere y Lancelot en una especie de amor libre de la época Hippie en la que se rodó la película. Arturo llama "Lance" a Lancelot y "Jenny" a Genevere, con lo que parece que estamos en los años 60 en Estados Unidos y no en la Inglaterra del siglo VI que sería lo suyo. Con todo ello, la escenografía, estilización y vestuario a parte de esos exteriores filmados en varios castillos emblemáticos de España, en las regiones castellanas de Coca y su castillo y Segovia (en el Alcázar), como los arreglos musicales de Alfred Newman y las hermosas canciones de Lerner y Loewe hacen de "Camelot" una película bastante interesante. Como dato curioso hay que destacar que en su estreno en España se doblaron las canciones, una aberración en mi opinión, por la maldita moda de los años 60 de doblar musicales.

camelot 1967

Me vienen a la mente los doblajes de "Mary Poppins (1964)" y "Sonrisas y lágrimas (1965)", por culpa de los cuáles estuvimos años sin oír a la propia Julie Andrews cantar con su propia voz los temas, o "My fair lady", película que es imprescindible ver en V.O. para no perderse la completa interpretación de Rex Harrison (su agudo y peculiar timbre de voz fue sustituido por el tono mucho más grave en la voz del actor de doblaje Felipe Peña que nada tenía que ver con la original). Para los amantes del mito Artúrico les recomendaría más "Excalibur (1981)" de John Boorman, que sí se toma más en serio la leyenda del Rey Arturo, con una visión más oscura y mágica, donde el mago Merlín tiene un mayor protagonismo. "Camelot" iría más dirigida a los amantes del género musical, Conviene recordar también la excelente versión de Richard Thorpe de 1954, "Los caballeros del rey Arturo", una visión más desenfadada y en clave de aventuras, más dirigida a un público familiar. Mi opinión personal es que estéticamente la película está bastante bien y la banda sonora es una delicia pero el argumento flaquea por ese toque hippie que le dan a la historia, que desvirtúa, a mi juicio la trama central de la leyenda artúrica. Con todo ello, estamos ante una de las películas clave de los años sesenta.

Frase para recordar: "¡Ordeno que ésto lo suframos juntos, Excalibur, vos y yo! Y que Dios tenga misericordia de nosotros".

camelot 1967camelot

Director: Joshua Logan.

Intérpretes: Richard Harris Vanessa Redgrave, Franco Nero, Lionel Jefffries.

Trailer:




Escena: 



Información complementaria:
Richard Harris

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

CAMELOT (1967). El musical del Rey Arturo.

camelot 1967
Lady Genevere parte a Camelot para desposarse con el rey Arturo. Llevando a la corte conoce a un peculiar caballero que le habla maravillas del lugar y le cuenta que le llaman "Verruga", apodo que le puso el mago Merlín cuando era un muchacho, algo que le fascina. Resulta ser el propio Rey Arturo. Tras casarse, transcurre un tiempo y acude a la corte del rey, un caballero llamado Sir Lancelot Du Lac (Franco Nero), para unirse a la tabla redonda fundada por Arturo y, tras convertirse en su caballero más fiel y en su mejor amigo, ayudarle a unificar toda Inglaterra bajo su mando. Sin embargo surgirá algo entre Genevere y el joven Lancelot...Adaptación cinematográfica del musical de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, que estuvo en Broadway a principios de los 60, interpretada por Richard Burton (Rey Arturo) y Julie Andrews (Lady Genevere) y con la producción de Moss Hart. Entre los secundarios estaba Roddy McDowal en el papel de Mordred. Jack L. Warner compró los derechos para llevarla al cine, y , al igual que pasó con la versión cinematográfica de "My fair lady", de nuevo volvió a descartar a Julie Andrews para el papel femenino principal (hay una versión no oficial de que fue ella  en esta ocasión quien rechazó hacerlo por venganza, por el rechazo del productor para interpretar a Eliza en la película "My fair lady (1964)"), y tanto él como Joshua Logan prefirieron a Vanessa Redgrave, a la que veían más apropiada para darle un carácter más liberal y promiscuo al personaje.

camelot 1967

Para el papel masculino escogió a Richard Harris que estuvo muy bien, recitando sus canciones (más Loewe). Vanessa Redgrave se negó a que su voz fuera doblada en las canciones (como le pasó a Audrey Hepburn en "My fair lady") y Jack L.Warner, en este caso, sí que le permitió hacerlo a ella misma. Joshua Logan fue de nuevo elegido para dirigir una adaptación Lerner-Loewe (al igual que "La leyenda de la ciudad sin nombre (1969)") y puso su sello personal al convertir la historia del triángulo amoroso del rey Arturo, Genevere y Lancelot en una especie de amor libre de la época Hippie en la que se rodó la película. Arturo llama "Lance" a Lancelot y "Jenny" a Genevere, con lo que parece que estamos en los años 60 en Estados Unidos y no en la Inglaterra del siglo VI que sería lo suyo. Con todo ello, la escenografía, estilización y vestuario a parte de esos exteriores filmados en varios castillos emblemáticos de España, en las regiones castellanas de Coca y su castillo y Segovia (en el Alcázar), como los arreglos musicales de Alfred Newman y las hermosas canciones de Lerner y Loewe hacen de "Camelot" una película bastante interesante. Como dato curioso hay que destacar que en su estreno en España se doblaron las canciones, una aberración en mi opinión, por la maldita moda de los años 60 de doblar musicales.

camelot 1967

Me vienen a la mente los doblajes de "Mary Poppins (1964)" y "Sonrisas y lágrimas (1965)", por culpa de los cuáles estuvimos años sin oír a la propia Julie Andrews cantar con su propia voz los temas, o "My fair lady", película que es imprescindible ver en V.O. para no perderse la completa interpretación de Rex Harrison (su agudo y peculiar timbre de voz fue sustituido por el tono mucho más grave en la voz del actor de doblaje Felipe Peña que nada tenía que ver con la original). Para los amantes del mito Artúrico les recomendaría más "Excalibur (1981)" de John Boorman, que sí se toma más en serio la leyenda del Rey Arturo, con una visión más oscura y mágica, donde el mago Merlín tiene un mayor protagonismo. "Camelot" iría más dirigida a los amantes del género musical, Conviene recordar también la excelente versión de Richard Thorpe de 1954, "Los caballeros del rey Arturo", una visión más desenfadada y en clave de aventuras, más dirigida a un público familiar. Mi opinión personal es que estéticamente la película está bastante bien y la banda sonora es una delicia pero el argumento flaquea por ese toque hippie que le dan a la historia, que desvirtúa, a mi juicio la trama central de la leyenda artúrica. Con todo ello, estamos ante una de las películas clave de los años sesenta.

Frase para recordar: "¡Ordeno que ésto lo suframos juntos, Excalibur, vos y yo! Y que Dios tenga misericordia de nosotros".

camelot 1967camelot

Director: Joshua Logan.

Intérpretes: Richard Harris Vanessa Redgrave, Franco Nero, Lionel Jefffries.

Trailer:




Escena: 



Información complementaria:
Richard Harris

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

vida y muerte del coronel blimp
Cada vez que nos encontramos ante una películas de este personalísimo equipo de producción-guión-dirección, que formaban el inglés Michael Powell y el húngaro Emeric Pressburguer, rebautizados como "The Archers". nos hallamos, como mínimo, ante un producto de mucha personalidad. Se trata de obras que ponen en entredicho los convencionalismos narrativo-temporales habituales en el cine de entonces, donde la puesta en escena era elegante, suave, que dota de especial importancia al atrezzo, al inmobiliario, al diseño de producción en general (excepcional en esta película), que juega un papel irremplazable en la armonía del encuadre y cuya riqueza y complejidad están inequívocamente vinculados a lo que se nos cuenta. Todo ello, unido al maravilloso empleo del color, el tono marcadamente evocador de las imágenes que componen sus obras, la profundidad de los personajes que las pueblan, entre complejos y contradictorios, dota a las películas de este formidable dúo, de una asombrosa modernidad y convierte el visionado de las mismas en una experiencia muy especial. Siempre se ha dicho que estos dos cineastas, fueron víctimas de la política de autores, ensalsada desde las influyentes páginas de Cahiers du cinema, la famosa revista francesa, de referencia en la séptima de las artes, creada en los años cincuenta por quienes serían cineastas de la nouvelle vague.

vida y muerte del coronel Blimp 1943

Desde sus páginas, se ensalzaron las virtudes de directores como Hitchcock o Hawks, pero se sepultaron y desdeñaron las de realizadores de la valía de Powell y Pressburguer (éste último, inexplicablemente, siempre quedaba relegado a un segundo plano), simplemente, porque, según ellos, carecían de rasgos de autoría. En Inglaterra, el Primer Ministro Wiston Churchill, trató de impedir la realización de esta maravillosa película y, como no pudo, de bloquear su posterior distribución y exportación, horrorizado ente la caricaturización del personaje central, y lo que él consideraba ausencia de respeto de su enorme tradición británica, y por colocar, en plena Segunda Guerra Mundial, a Theo, el amigo alemán del protagonista, como más centrado y más con los pies en la tierra, que el protagonista. La productora, Rank Organisation, creada en 1937, se mantuvo lo más firme que pudo, y la película sufrió numerosas amputaciones, restaurándose en los años 80 y recuperándose su versión integra, de 1965 minutos, que responde a la estructura y duración originales.En el descubrimiento y rescate del (injusto) olvido de ambos cineastas, ha tenido mucho que ver la pasión que han despertado sus películas en realizadores tan influyentes como Francis Ford Coppola, quien llamó a Michael Powell para que le asesorase en la realización de "Corazonada (1982)", y ha reconocido abiertamente la influencia de "Los cuentos de Hoffman (1951)", en "Treto (2009)", o Martin Scorsese, quien también ha esgrimido la enorme inspiración de la elipsis del duelo de Berlín en la película que comentamos, a la hora de planear lo poco que mostró en los combates de "Toro salvaje (1980)".

vida y muerte del coronel Blimp 1943

En 2011, con el patrocinio de Scorsese y su montadora Thelma Schoonmaker-Powell (esposa, casualmente, o no, de Michael Powell), se estrenó, primero en Nueva York y luego en Londres, una impecable versión que recupera todo el esplendor de esta singular obra maestra. La figura de Emeric Pressburguer, se ha visto igualmente enfatizada gracias al empeño de su nieto, el escocés Kevin McDonald, hoy  reputado realizador de largometrajes y documentales, en rememorarla, a través del documento libro "Emeric Pressburguer, The life and death of a screenwriter, 1994". McDonald sostiene que este "Coronel Blimp" es la mejor de las películas filmadas por ambos realizadores. Para esta, la segunda película dirigida conjuntamente, la primera había sido "One of our aircraft is missing (1942)", Powell y Pressburguer parten del "Cartoon británico", de enorme popularidad en su momento (así se hace constar en los créditos iniciales donde se dice "con su reconocimiento a David Low, creador del inmortal Coronel"). 

vida y muerte del coronel Blimp 1943

El nombre del personaje de Low, típicamente británico, Blimp, sirvió pronto como expresión para etiquetar a aquellos oficiales veteranos, enclavados en una caducas reflas del honor, que conocieron tiempos mejores, y cuyos rígidos métodos carecen reglas del honor, que conocieron tiempos mejores, y cuyos rígidos métodos carecen de encaje en las guerras modernas. El término cobró especial relevancia tras la humillante caída de Singapur en 1942, donde el Gobierno y Parlamento británicos, culparon a estos oficiales veteranos de haber subestimado al enemigo. Esto ocurría un año antes del estreno de la cinta. La idea de "los Arqueros" era rodar su primera película conjunta con Technicolor, formato relativamente novedoso. Powell en solitario, ya se había enfrentado a los desafíos del color en esa obra maestra de la fantasía y lo exótico que es "El ladrón de Bagdad (1940)". Para el desarrollo de la película en el formato mencionado, los realizadores se rodearon de un equipo de primer orden, que incluye a George Perinal como director de fotografía y a técnicos en alza, expertos en el sistema, como Jack Cardiff o George Insworth, quienes despuntarían en la década siguiente como reputados operadores. También llamaron al prestigioso diseñador de producción de origen alemán, Alfred Junge, quien también trabajaría como Director de Arte. Ambicionaban igualmente Powell y Pressburguer, recorrer, nada menos, que cuarenta años en la historia de Inglaterra. No estaban dispuestos a hacerlo de manera convencional, sino a través de un enorme flashback, que incide, no en los hechos que ocurren en sí (sobre los que pasa muy de puntillas), sino en la repercusión de tales hechos en la vida y configuración emocional de los personajes. Dicho flashback fue comparado por el crítico de cine estadounidense Andrew Sarris, con el de "Ciudadano Kane (1941)" de Orson Wells, en lo que respecta al uso del pasado, para rediseñar al personaje central.

vida y muerte del coronel Blimp 1943

El flashback, redefine al protagonista, retomando, al final, la secuencia inicial, pero desde otro punto de vista, con nuevos planos, en un resultado sumamente enriquecedor. El protagonista de la historia es el Coronel Clive Candy (interpretado por Roger Livesey, sustituyendo al inicialmente previsto Laurence Olivier). La acción se inicia en plena Segunda Guerra Mundial, el día destinado a un simulacro bélico en Londres, bajo la contraseña "La guerra empieza a medianoche". Un grupo de soldados, capitaneados por el impulsivo Spud Wilson (James McKechnie), decide comenzar la guerra, en lugar de a las doce de la noche, a las seis de la tarde, asaltar unos baños turcos de la capital, y arrestar a un grupo de oficiales de edad avanzada, imbuidos en el vetusto código del Honor de eras ancestrales, lideradas por Candy, y, de este modo, poner en evidencia sus rígidas y caducas reglas de combate. El enfrentamiento, entre dialéctico y gruñón, se produce. Candy le reprocha al joven su falta de modales y que lo llame viejo y caduco, faltándole el respeto. El joven se defiende sosteniendo que "...el único acuerdo al que me avine fue defender a mi patria por todos los medios a mi alcance, no sólo según las reglas de caballerosidad, sino por los medios que existen desde que Caín mató a Abel". La acción se interrumpe, para trasladarnos a 1902. Candy ya ha ganado la Cruz Victoria, por su intervención en la guerra Anglo-Böer, en Sudáfrica. Joven e impulsivo, decide trasladarse a Berlín, a espaldas de sus superiores, para contrarrestar la negativa rumurología vertida `por los alemanes sobre las posibles malas artes de los británicos en dicho conflicto, en lo que es el escenario prebélico, el que precede a "la gran guerra".

vida y muerte del coronel Blimp 1943

Allí conocerá a Edith Hunter (Deborah Kerr), una joven inglesa que trabaja en la capital alemana. Ese carácter impulsivo le llevará a tener que batirse en duelo con Theo Kretschmar-Schuldorf (formidable Anton Wallbrook), quien será paradójicamente, su gran amigo en años venideros. Destrozado por no haberse dado cuenta de su amor a Edith hasta que Theo le anuncia que ambos están enamorados, Clive regresa a Londres, intenta refugiarse fallidamente en la hermana de la joven. Pasan los años (fantástica la elipsis de trofeos de caza sucediéndose en las dependencia del protagonista, con sonidos de disparos) y llegamos a Flandes en La Primera Guerra Mundial, en los días del armisticio de 1918 donde Clive conocerá a la joven enfermera Bárbara Wynne (de nuevo Deborah Kerr), con la que se casará, por lo mucho que le recuerda a Edith. Una nueva elipsis (esta vez con la excusa del paso de las páginas de un álbum de fotos familiar, que revela un recorte de prensa que narra la muerte de Bárbara...y da paso a páginas vacías de dicho álbum), un reencuentro tras el final de la contienda, con su amigo Theo, ex prisionero de guerra, vencido y derrotado como lo ha sido su país fraccionado como consecuencia del Tratado de Versalles. Un nuevo paso del tiempo, nos coloca en los albores de La Segunda Guerra Mundial, con Theo tratando de residir en Londres, huyendo del nazismo. Edith ha muerto y los hijos de ambos son nazis. La demostración de su relato ante los agentes de inmigración, corroborados por Candy, permite a Theo residir en Londres. Éste, ante la mirada atónita de Angela "Johnny Cannon (de nuevo Deborah Kerr), chofer del Coronel (elegida entre 700 candidatas, sin duda porque le recuerda a su amor de juventud Edith) le dirá con absoluta franqueza a Clive lo anticuado de su concepción de las reglas de la guerra. "Habéis sido educados para ser caballeros y hombres honrados en la paz y en la guerra, pero Clive...querido y viejo Clive, ésta no es una guerra de caballeros. Esta vez lucháis por vuestra propia vida, contra la idea más diabólica que haya concedido jamás la mente humana: el nazismo. Y si perdéis... no habrá partido de revancha el año que viene... ni quizás en cien años...". Secuencias admirablemente resueltas, marcan la tónica de preocupación por los personajes, sobre la escenificación de los hechos en sí, en el devenir del generoso metraje.


vida y muerte del coronel Blimp 1943

Destacan escenas tan rotundas como el mencionado duelo de Berlín. Asistimos a su origen y a su protocolaria preparación, con todo lujo de detalles, provisto de reglas milimétricamente absurdas, pero el acto en sí, no se ve. La cámara prefiere salir del recinto donde tiene lugar, y quedarse con la joven Edith, que espera fuera el resultado del mismo. A los realizadores les interesa más destacar que el acto solemne, modo de resolver la manera habitual los conflictos que afectan el honor en la Alemania de principios de siglo, marca el comienzo de la imborrable amistad de los protagonistas; El humillante interrogatorio en las oficinas de inmigración, más de treinta años después, que afronta con absoluta sinceridad y desnudez emocional ante la cámara, revelando el enorme talento de Walbrook, quien "aguante" admirablemente el plano, nos sobrecoge como a los tres funcionarios que le escuchan. Destacables son igualmente, la toma de decisiones arriesgadas desde la labor de dirección, como son la planificación de las distintas elipsis temporales (que trascienden el simple fundido a negro y rótulo, convencionales) maravillosas todas ellas; el modo de redefinir la secuencia inicial, al final de la cinta, con nuevos planos y puntos de vista; o la no menos arriesgada decisión de que las tres mujeres de la vida de Candy estén interpretadas por la misma actriz, Deborah Kerr, en lo que es una clara proyección del amor del personaje de Clive Candy en otras dos mujeres. Son botones de muestra maestría de unos realizadores injustamente maltratados durante muchos años, afortunadamente objeto de admiración en la actualidad y cuya filmografía arroja apasionantes descubrimientos y sorpresas al cinéfilo atento y predispuesto.

Frases para recordar:

"-Los buenos modales son importantes".
"¿Aprendió eso en Sudáfrica, señor Candy? Mis hermanos me dijeron que los buenos modales nos costaron Magersfontein, Stormberg y Colenso. 600.000 hombres asesinados, 20.000 heridos y dos años de guerra. Con algo más de sentido común y malos modales...¡no habría habido guerra!".

vida y muerte del coronel Blimp 1943vida y muerte del coronel Blimp 1943

Título original: The life and death of Colonel Blimp.

Directores: Michael Powell y Emeric Pressburguer.

Interpretes: Roger Livesey, Anton Walbrook, Deborah Kerr, John Laurie, Roland Culver.

Trailer: 



Información complementaria:
Michael Powell

Reseña escrita por Manuel García de Mesa

VIDA Y MUERTE DEL CORONEL BLIMP (1943)

vida y muerte del coronel blimp
Cada vez que nos encontramos ante una películas de este personalísimo equipo de producción-guión-dirección, que formaban el inglés Michael Powell y el húngaro Emeric Pressburguer, rebautizados como "The Archers". nos hallamos, como mínimo, ante un producto de mucha personalidad. Se trata de obras que ponen en entredicho los convencionalismos narrativo-temporales habituales en el cine de entonces, donde la puesta en escena era elegante, suave, que dota de especial importancia al atrezzo, al inmobiliario, al diseño de producción en general (excepcional en esta película), que juega un papel irremplazable en la armonía del encuadre y cuya riqueza y complejidad están inequívocamente vinculados a lo que se nos cuenta. Todo ello, unido al maravilloso empleo del color, el tono marcadamente evocador de las imágenes que componen sus obras, la profundidad de los personajes que las pueblan, entre complejos y contradictorios, dota a las películas de este formidable dúo, de una asombrosa modernidad y convierte el visionado de las mismas en una experiencia muy especial. Siempre se ha dicho que estos dos cineastas, fueron víctimas de la política de autores, ensalsada desde las influyentes páginas de Cahiers du cinema, la famosa revista francesa, de referencia en la séptima de las artes, creada en los años cincuenta por quienes serían cineastas de la nouvelle vague.

vida y muerte del coronel Blimp 1943

Desde sus páginas, se ensalzaron las virtudes de directores como Hitchcock o Hawks, pero se sepultaron y desdeñaron las de realizadores de la valía de Powell y Pressburguer (éste último, inexplicablemente, siempre quedaba relegado a un segundo plano), simplemente, porque, según ellos, carecían de rasgos de autoría. En Inglaterra, el Primer Ministro Wiston Churchill, trató de impedir la realización de esta maravillosa película y, como no pudo, de bloquear su posterior distribución y exportación, horrorizado ente la caricaturización del personaje central, y lo que él consideraba ausencia de respeto de su enorme tradición británica, y por colocar, en plena Segunda Guerra Mundial, a Theo, el amigo alemán del protagonista, como más centrado y más con los pies en la tierra, que el protagonista. La productora, Rank Organisation, creada en 1937, se mantuvo lo más firme que pudo, y la película sufrió numerosas amputaciones, restaurándose en los años 80 y recuperándose su versión integra, de 1965 minutos, que responde a la estructura y duración originales.En el descubrimiento y rescate del (injusto) olvido de ambos cineastas, ha tenido mucho que ver la pasión que han despertado sus películas en realizadores tan influyentes como Francis Ford Coppola, quien llamó a Michael Powell para que le asesorase en la realización de "Corazonada (1982)", y ha reconocido abiertamente la influencia de "Los cuentos de Hoffman (1951)", en "Treto (2009)", o Martin Scorsese, quien también ha esgrimido la enorme inspiración de la elipsis del duelo de Berlín en la película que comentamos, a la hora de planear lo poco que mostró en los combates de "Toro salvaje (1980)".

vida y muerte del coronel Blimp 1943

En 2011, con el patrocinio de Scorsese y su montadora Thelma Schoonmaker-Powell (esposa, casualmente, o no, de Michael Powell), se estrenó, primero en Nueva York y luego en Londres, una impecable versión que recupera todo el esplendor de esta singular obra maestra. La figura de Emeric Pressburguer, se ha visto igualmente enfatizada gracias al empeño de su nieto, el escocés Kevin McDonald, hoy  reputado realizador de largometrajes y documentales, en rememorarla, a través del documento libro "Emeric Pressburguer, The life and death of a screenwriter, 1994". McDonald sostiene que este "Coronel Blimp" es la mejor de las películas filmadas por ambos realizadores. Para esta, la segunda película dirigida conjuntamente, la primera había sido "One of our aircraft is missing (1942)", Powell y Pressburguer parten del "Cartoon británico", de enorme popularidad en su momento (así se hace constar en los créditos iniciales donde se dice "con su reconocimiento a David Low, creador del inmortal Coronel"). 

vida y muerte del coronel Blimp 1943

El nombre del personaje de Low, típicamente británico, Blimp, sirvió pronto como expresión para etiquetar a aquellos oficiales veteranos, enclavados en una caducas reflas del honor, que conocieron tiempos mejores, y cuyos rígidos métodos carecen reglas del honor, que conocieron tiempos mejores, y cuyos rígidos métodos carecen de encaje en las guerras modernas. El término cobró especial relevancia tras la humillante caída de Singapur en 1942, donde el Gobierno y Parlamento británicos, culparon a estos oficiales veteranos de haber subestimado al enemigo. Esto ocurría un año antes del estreno de la cinta. La idea de "los Arqueros" era rodar su primera película conjunta con Technicolor, formato relativamente novedoso. Powell en solitario, ya se había enfrentado a los desafíos del color en esa obra maestra de la fantasía y lo exótico que es "El ladrón de Bagdad (1940)". Para el desarrollo de la película en el formato mencionado, los realizadores se rodearon de un equipo de primer orden, que incluye a George Perinal como director de fotografía y a técnicos en alza, expertos en el sistema, como Jack Cardiff o George Insworth, quienes despuntarían en la década siguiente como reputados operadores. También llamaron al prestigioso diseñador de producción de origen alemán, Alfred Junge, quien también trabajaría como Director de Arte. Ambicionaban igualmente Powell y Pressburguer, recorrer, nada menos, que cuarenta años en la historia de Inglaterra. No estaban dispuestos a hacerlo de manera convencional, sino a través de un enorme flashback, que incide, no en los hechos que ocurren en sí (sobre los que pasa muy de puntillas), sino en la repercusión de tales hechos en la vida y configuración emocional de los personajes. Dicho flashback fue comparado por el crítico de cine estadounidense Andrew Sarris, con el de "Ciudadano Kane (1941)" de Orson Wells, en lo que respecta al uso del pasado, para rediseñar al personaje central.

vida y muerte del coronel Blimp 1943

El flashback, redefine al protagonista, retomando, al final, la secuencia inicial, pero desde otro punto de vista, con nuevos planos, en un resultado sumamente enriquecedor. El protagonista de la historia es el Coronel Clive Candy (interpretado por Roger Livesey, sustituyendo al inicialmente previsto Laurence Olivier). La acción se inicia en plena Segunda Guerra Mundial, el día destinado a un simulacro bélico en Londres, bajo la contraseña "La guerra empieza a medianoche". Un grupo de soldados, capitaneados por el impulsivo Spud Wilson (James McKechnie), decide comenzar la guerra, en lugar de a las doce de la noche, a las seis de la tarde, asaltar unos baños turcos de la capital, y arrestar a un grupo de oficiales de edad avanzada, imbuidos en el vetusto código del Honor de eras ancestrales, lideradas por Candy, y, de este modo, poner en evidencia sus rígidas y caducas reglas de combate. El enfrentamiento, entre dialéctico y gruñón, se produce. Candy le reprocha al joven su falta de modales y que lo llame viejo y caduco, faltándole el respeto. El joven se defiende sosteniendo que "...el único acuerdo al que me avine fue defender a mi patria por todos los medios a mi alcance, no sólo según las reglas de caballerosidad, sino por los medios que existen desde que Caín mató a Abel". La acción se interrumpe, para trasladarnos a 1902. Candy ya ha ganado la Cruz Victoria, por su intervención en la guerra Anglo-Böer, en Sudáfrica. Joven e impulsivo, decide trasladarse a Berlín, a espaldas de sus superiores, para contrarrestar la negativa rumurología vertida `por los alemanes sobre las posibles malas artes de los británicos en dicho conflicto, en lo que es el escenario prebélico, el que precede a "la gran guerra".

vida y muerte del coronel Blimp 1943

Allí conocerá a Edith Hunter (Deborah Kerr), una joven inglesa que trabaja en la capital alemana. Ese carácter impulsivo le llevará a tener que batirse en duelo con Theo Kretschmar-Schuldorf (formidable Anton Wallbrook), quien será paradójicamente, su gran amigo en años venideros. Destrozado por no haberse dado cuenta de su amor a Edith hasta que Theo le anuncia que ambos están enamorados, Clive regresa a Londres, intenta refugiarse fallidamente en la hermana de la joven. Pasan los años (fantástica la elipsis de trofeos de caza sucediéndose en las dependencia del protagonista, con sonidos de disparos) y llegamos a Flandes en La Primera Guerra Mundial, en los días del armisticio de 1918 donde Clive conocerá a la joven enfermera Bárbara Wynne (de nuevo Deborah Kerr), con la que se casará, por lo mucho que le recuerda a Edith. Una nueva elipsis (esta vez con la excusa del paso de las páginas de un álbum de fotos familiar, que revela un recorte de prensa que narra la muerte de Bárbara...y da paso a páginas vacías de dicho álbum), un reencuentro tras el final de la contienda, con su amigo Theo, ex prisionero de guerra, vencido y derrotado como lo ha sido su país fraccionado como consecuencia del Tratado de Versalles. Un nuevo paso del tiempo, nos coloca en los albores de La Segunda Guerra Mundial, con Theo tratando de residir en Londres, huyendo del nazismo. Edith ha muerto y los hijos de ambos son nazis. La demostración de su relato ante los agentes de inmigración, corroborados por Candy, permite a Theo residir en Londres. Éste, ante la mirada atónita de Angela "Johnny Cannon (de nuevo Deborah Kerr), chofer del Coronel (elegida entre 700 candidatas, sin duda porque le recuerda a su amor de juventud Edith) le dirá con absoluta franqueza a Clive lo anticuado de su concepción de las reglas de la guerra. "Habéis sido educados para ser caballeros y hombres honrados en la paz y en la guerra, pero Clive...querido y viejo Clive, ésta no es una guerra de caballeros. Esta vez lucháis por vuestra propia vida, contra la idea más diabólica que haya concedido jamás la mente humana: el nazismo. Y si perdéis... no habrá partido de revancha el año que viene... ni quizás en cien años...". Secuencias admirablemente resueltas, marcan la tónica de preocupación por los personajes, sobre la escenificación de los hechos en sí, en el devenir del generoso metraje.


vida y muerte del coronel Blimp 1943

Destacan escenas tan rotundas como el mencionado duelo de Berlín. Asistimos a su origen y a su protocolaria preparación, con todo lujo de detalles, provisto de reglas milimétricamente absurdas, pero el acto en sí, no se ve. La cámara prefiere salir del recinto donde tiene lugar, y quedarse con la joven Edith, que espera fuera el resultado del mismo. A los realizadores les interesa más destacar que el acto solemne, modo de resolver la manera habitual los conflictos que afectan el honor en la Alemania de principios de siglo, marca el comienzo de la imborrable amistad de los protagonistas; El humillante interrogatorio en las oficinas de inmigración, más de treinta años después, que afronta con absoluta sinceridad y desnudez emocional ante la cámara, revelando el enorme talento de Walbrook, quien "aguante" admirablemente el plano, nos sobrecoge como a los tres funcionarios que le escuchan. Destacables son igualmente, la toma de decisiones arriesgadas desde la labor de dirección, como son la planificación de las distintas elipsis temporales (que trascienden el simple fundido a negro y rótulo, convencionales) maravillosas todas ellas; el modo de redefinir la secuencia inicial, al final de la cinta, con nuevos planos y puntos de vista; o la no menos arriesgada decisión de que las tres mujeres de la vida de Candy estén interpretadas por la misma actriz, Deborah Kerr, en lo que es una clara proyección del amor del personaje de Clive Candy en otras dos mujeres. Son botones de muestra maestría de unos realizadores injustamente maltratados durante muchos años, afortunadamente objeto de admiración en la actualidad y cuya filmografía arroja apasionantes descubrimientos y sorpresas al cinéfilo atento y predispuesto.

Frases para recordar:

"-Los buenos modales son importantes".
"¿Aprendió eso en Sudáfrica, señor Candy? Mis hermanos me dijeron que los buenos modales nos costaron Magersfontein, Stormberg y Colenso. 600.000 hombres asesinados, 20.000 heridos y dos años de guerra. Con algo más de sentido común y malos modales...¡no habría habido guerra!".

vida y muerte del coronel Blimp 1943vida y muerte del coronel Blimp 1943

Título original: The life and death of Colonel Blimp.

Directores: Michael Powell y Emeric Pressburguer.

Interpretes: Roger Livesey, Anton Walbrook, Deborah Kerr, John Laurie, Roland Culver.

Trailer: 



Información complementaria:
Michael Powell

Reseña escrita por Manuel García de Mesa

vacaciones en roma 1953
La princesa Ana (Audrey Hepburn), perteneciente a la realeza de un país no mencionado del continente europeo, después de una gira por importantes ciudades como Londres y París, llega a Roma, la "Ciudad eterna". Debido a su apretada agenda, se siente agobiada y sufre un ataque de nervios, tras lo cual le administran un fuerte tranquilizante, que le hace efecto tras conseguir burlar a la seguridad y escapar de la embajada para acabar por las calles de la ciudad. El trapisondista, jugador y algo cínico periodista norteamericano Joe Bradley (Gregory  Peck) está esos días en Roma para cubrir la visita de la princesa. Casualmente, la encuentra durmiendo en un banco, en mitad de la vía pública, sin percatarse en ese momento de quien se trata. La acoge en su casa y tras pasar la noche, el periodista acaba descubriendo la verdadera identidad de la chica. Con la idea de conseguir la exclusiva de su vida, Joe oculta sus verdaderas intenciones y la lleva a dar un paseo en Roma para conocer la ciudad...Realizada en los estudios Cinecittá y en las propias calles de la ciudad, estamos ante una inolvidable comedia romántica de William Wyler ("Ben-Hur (1959)"), que tuvo la fortuna de ser el director que realizó la primera película de Audrey Hepburn como protagonista.

vacaciones en Roma 1953

El feeling surgido entre ambos fue tal que el director volvería a trabajar con ella en "La calumnia (1961)" y "Como robar un millón y...(1966)". Audrey fue lanzada al estrellato después de haber interpretado pequeños papeles en la mítica comedia de los estudios Earling "Oro en barras (1951)", y en "Americanos en Montecarlo (1952)". Su papel, rechazado por estrellas de la talla de Jean Simmons, le valió el Óscar a la mejor actriz, y fue la primera de cuatro nominaciones pues también lo fue por "Historia de una monja (1959)", "Desayuno  con diamantes (1961)" y "Sola en la oscuridad (1967)". Tras rechazar el papel de Joe Bradley Cary Grant por la diferencia de edad (que resulta irónico, pues Grant protagonizó junto a Audrey Hepburn diez años más tarde la mítica "Charada (1963)" de Stanley Donen), Gregory Peck se hizo con el papel y está realmente magnífico como el pícaro periodista que acaba enamorándose perdidamente de ella (¿y quién no?), El genial actor, que volvió a trabajar con Wyler en el legendario western "Horizontes de grandeza (1958)", comenzó una eterna amistad con Audrey Hepburn y, de hecho, fue él quien le presentó a Mel Ferrer, su primer marido y padre de su hijo mayor Sean. Ambos están muy bien acompañados por el actor Eddie Albert en el papel del fotógrafo y amigo de Joe, Irving.

vacaciones en Roma 1953

Memorable resulta la escena cuando Joe le da patadas debajo de la mesa para que no desvele sus identidades ante la princesa, y cuando les sigue mientras van en la Vespa para sacar fotografías de la joven. Son inolvidables como maravillosos momentos como la visita a los lugares y monumentos emblemáticos de Roma, especialmente en la escena en la que Joe le hace creer a Ana que su mano ha sido devorada por la boca de la verdad (boccadella veritá) y cuando ambos viajan en la Vespa por los lugares más importantes de la ciudad, también gracias a la extraordinaria fotografía en blanco y negro de Frank. F. Planer y Henri Alekan. También la secuencia en la que el simpático peluquero le corta el pelo a la chica, y no le gusta nada pues la encuentra realmente hermosa con el pelo largo.

Frase para recordar: Cada ciudad en su propio estilo es maravillosa, pero la que no olvidaré nunca es Roma...sobre todo, Roma. Consevaré grata memoria de mi visita aquí...toda la vida".


vacaciones en Roma 1953vacaciones en Roma 1953

Título original: Roma holiday.

Director: William Wyler.

Intérpretes: Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert, Harcourt Williams, Hartley Power.

Trailer:



Información complementaria:
Gregory Peck

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

VACACIONES EN ROMA (1953). El romance de Gregory Peck y Audrey Hepburn.

vacaciones en roma 1953
La princesa Ana (Audrey Hepburn), perteneciente a la realeza de un país no mencionado del continente europeo, después de una gira por importantes ciudades como Londres y París, llega a Roma, la "Ciudad eterna". Debido a su apretada agenda, se siente agobiada y sufre un ataque de nervios, tras lo cual le administran un fuerte tranquilizante, que le hace efecto tras conseguir burlar a la seguridad y escapar de la embajada para acabar por las calles de la ciudad. El trapisondista, jugador y algo cínico periodista norteamericano Joe Bradley (Gregory  Peck) está esos días en Roma para cubrir la visita de la princesa. Casualmente, la encuentra durmiendo en un banco, en mitad de la vía pública, sin percatarse en ese momento de quien se trata. La acoge en su casa y tras pasar la noche, el periodista acaba descubriendo la verdadera identidad de la chica. Con la idea de conseguir la exclusiva de su vida, Joe oculta sus verdaderas intenciones y la lleva a dar un paseo en Roma para conocer la ciudad...Realizada en los estudios Cinecittá y en las propias calles de la ciudad, estamos ante una inolvidable comedia romántica de William Wyler ("Ben-Hur (1959)"), que tuvo la fortuna de ser el director que realizó la primera película de Audrey Hepburn como protagonista.

vacaciones en Roma 1953

El feeling surgido entre ambos fue tal que el director volvería a trabajar con ella en "La calumnia (1961)" y "Como robar un millón y...(1966)". Audrey fue lanzada al estrellato después de haber interpretado pequeños papeles en la mítica comedia de los estudios Earling "Oro en barras (1951)", y en "Americanos en Montecarlo (1952)". Su papel, rechazado por estrellas de la talla de Jean Simmons, le valió el Óscar a la mejor actriz, y fue la primera de cuatro nominaciones pues también lo fue por "Historia de una monja (1959)", "Desayuno  con diamantes (1961)" y "Sola en la oscuridad (1967)". Tras rechazar el papel de Joe Bradley Cary Grant por la diferencia de edad (que resulta irónico, pues Grant protagonizó junto a Audrey Hepburn diez años más tarde la mítica "Charada (1963)" de Stanley Donen), Gregory Peck se hizo con el papel y está realmente magnífico como el pícaro periodista que acaba enamorándose perdidamente de ella (¿y quién no?), El genial actor, que volvió a trabajar con Wyler en el legendario western "Horizontes de grandeza (1958)", comenzó una eterna amistad con Audrey Hepburn y, de hecho, fue él quien le presentó a Mel Ferrer, su primer marido y padre de su hijo mayor Sean. Ambos están muy bien acompañados por el actor Eddie Albert en el papel del fotógrafo y amigo de Joe, Irving.

vacaciones en Roma 1953

Memorable resulta la escena cuando Joe le da patadas debajo de la mesa para que no desvele sus identidades ante la princesa, y cuando les sigue mientras van en la Vespa para sacar fotografías de la joven. Son inolvidables como maravillosos momentos como la visita a los lugares y monumentos emblemáticos de Roma, especialmente en la escena en la que Joe le hace creer a Ana que su mano ha sido devorada por la boca de la verdad (boccadella veritá) y cuando ambos viajan en la Vespa por los lugares más importantes de la ciudad, también gracias a la extraordinaria fotografía en blanco y negro de Frank. F. Planer y Henri Alekan. También la secuencia en la que el simpático peluquero le corta el pelo a la chica, y no le gusta nada pues la encuentra realmente hermosa con el pelo largo.

Frase para recordar: Cada ciudad en su propio estilo es maravillosa, pero la que no olvidaré nunca es Roma...sobre todo, Roma. Consevaré grata memoria de mi visita aquí...toda la vida".


vacaciones en Roma 1953vacaciones en Roma 1953

Título original: Roma holiday.

Director: William Wyler.

Intérpretes: Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert, Harcourt Williams, Hartley Power.

Trailer:



Información complementaria:
Gregory Peck

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

confidencias de medianoche 1959
Jan Morow (Doris Day) es una decoradora de interiores que vive en Nueva York, con un fuerte carácter feminista que tiene la desgracia de tener que compartir línea telefónica con un compositor de canciones, play-boy y ligón, llamado Brad Allen (Rock Hudson). El método usado por el golfo Allen para conseguir sus conquistas es siempre el mismo, les canta la misma canción "You are my inspiration..." y añade cada vez un nombre diferente según la chica con la que quiere ligar. Y siempre acaba escuchando Jan los numeritos de Brad que tiene ocupada la línea telefónica durante horas, lo que exaspera a Jan, creándose entre ambos una relación de odio mutuo. Cuando un día Brad la ve físicamente, se decide a conquistarla, pero para ello usará una falsa identidad. Se hace pasar por un hombre totalmente opuesto a él, para engañar a la chica, un amable y pusilánime a la par que afeminado hombre tejano llamado Rex Stentson. El nexo de unión entre ambos resulta ser Jonathan Forbes (Tony Randall), cliente de Jan y viejo amigo de la universidad y agente de Brad. El cúmulo de enredos, equívocos y situaciones límite en las que se ve envuelto Brad ante la continua amenaza de ser descubierto, resultan realmente divertidos.

confidencias de medianoche 1959

A mí me encanta la escena en la que están en un club y en un momento en el que se ausenta aparece Jonathan para decirle que deje ya la comedia, y mientras la chica del piano empieza a cantar y lo escucha todo. Cuando regresa Jan a la mesa, la chica del piano le canta las cuarenta a Brad sin que Jan se de cuenta. Le dice cantando que es un chico malo y que ha mentido, que lo pagará.  Brad le guiña el ojo. Esa escena es genial, desternillante. Completan el soberbio reparto la mítica Thelma Ritter, quien ya nos regaló inolvidables y magistrales interpretaciones en "Eva al desnudo (1950)", "La ventana indiscreta (1954)" y "Vidas rebeldes (1962)" entre otra muchas, que interpreta a Ama, la borracha ama de llaves de Jan y un gran Allen Jenkins ("La calle 42") como el ascensorista Harry, quien está enamorado de Ama. Inolvidable comedia de enredos, divertidas situaciones y romance y en donde sería la primera colaboración entre Doris Day, Rock Hudson y Tony Randall, del director Michael Gordon, quien es recordado por dirigir la mítica "Cyrano de Bergerac (1950)", con José Ferrer de protagonista.

confidencias de medianoche 1959

El entrañable trío volvería a reunirse en "Pijama para dos (1961)" y "No me mandes flores (1964)", absolutos éxitos en taquilla. Doris Day, normalmente injustamente críticada y encasillada por una parte de la crítica en el personaje que solía interpretar en este tipo de comedias o musicales ("Doris Day en el Oeste (1953)"), ha sido una maravillosa cantante y una grandísima actriz con muy distintos registros, como bien se puede ver en "Ámame o déjame (1956)", melodrama de Charles Vidor, co-protagonizado por James Cagney y  en "El hombre que sabía demasiado (1956)" de Alfred Hitchcock, haciendo de la desesperada esposa de James Stewart cuyo hijo es secuestrado, envueltos ambos en una trama de espionaje internacional. Se puede disfrutar su maravillosa voz en las canciones de la película, especialmente la que da título a la misma, "Pillow Talk". Actualmente tiene 89 años y se encuentra retirada desde los años 80 y apartada del mundo hollywoodense, tras una larga carrera en el mundo de la música, el cine y la televisión. Rock Hudson le da la perfecta replica, y resulta realmente divertido su personaje de golfo que llega a ser entrañable para el espectador. 

confidencias de medianoche 1959

El actor se encontraba en lo mejor de su carrera, que recientemente había protagonizado el remake "Adiós a las armas (1957)" basada en la inmortal obra de Hemingway, dirigida por Charles Vidor, junto a la bella Jennifer Jones, bastante bien realizado y a la altura de la primera versión, protagonizada por Gary Cooper y Helen Hayes en 1932, y la mítica película de George Stevens, "Gigante (1956)", junto a su fiel amiga Elizabeth Taylor y al malogrado James Dean. El actor murió en 1984 tras años luchando contra el sida y siendo uno de los primeros famosos que hicieron pública la enfermedad. El soberbio guión de Stanley Shapiro y Maurice Richlin fue premiado con el Óscar al mejor guión original. A parte de este Óscar, la película obtuvo otras 5 nominaciones: mejor actriz (Doris Day), mejor actriz secundaria (Thelma Ritter), mejor dirección artística y mejor banda sonora original.

Frase para recordar: "Problemas íntimos...¡Te dije que no tenía ninguno y no esperes que te ayude a resolver los tuyos".

confidencias de medianoche 1959confidencias de medianoche 1959

Título original: Pillow talk.

Director: Michael Gordon.

Intérpretes: Doris Day, Rock Hudson, Thelma Ritter. Tony Randall, Allan Jenkins.

Trailer:


Escena: 



Información complementaria:
Doris Day

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

CONFIDENCIAS DE MEDIANOCHE (1959). La comedia romántica de Michael Gordon.

confidencias de medianoche 1959
Jan Morow (Doris Day) es una decoradora de interiores que vive en Nueva York, con un fuerte carácter feminista que tiene la desgracia de tener que compartir línea telefónica con un compositor de canciones, play-boy y ligón, llamado Brad Allen (Rock Hudson). El método usado por el golfo Allen para conseguir sus conquistas es siempre el mismo, les canta la misma canción "You are my inspiration..." y añade cada vez un nombre diferente según la chica con la que quiere ligar. Y siempre acaba escuchando Jan los numeritos de Brad que tiene ocupada la línea telefónica durante horas, lo que exaspera a Jan, creándose entre ambos una relación de odio mutuo. Cuando un día Brad la ve físicamente, se decide a conquistarla, pero para ello usará una falsa identidad. Se hace pasar por un hombre totalmente opuesto a él, para engañar a la chica, un amable y pusilánime a la par que afeminado hombre tejano llamado Rex Stentson. El nexo de unión entre ambos resulta ser Jonathan Forbes (Tony Randall), cliente de Jan y viejo amigo de la universidad y agente de Brad. El cúmulo de enredos, equívocos y situaciones límite en las que se ve envuelto Brad ante la continua amenaza de ser descubierto, resultan realmente divertidos.

confidencias de medianoche 1959

A mí me encanta la escena en la que están en un club y en un momento en el que se ausenta aparece Jonathan para decirle que deje ya la comedia, y mientras la chica del piano empieza a cantar y lo escucha todo. Cuando regresa Jan a la mesa, la chica del piano le canta las cuarenta a Brad sin que Jan se de cuenta. Le dice cantando que es un chico malo y que ha mentido, que lo pagará.  Brad le guiña el ojo. Esa escena es genial, desternillante. Completan el soberbio reparto la mítica Thelma Ritter, quien ya nos regaló inolvidables y magistrales interpretaciones en "Eva al desnudo (1950)", "La ventana indiscreta (1954)" y "Vidas rebeldes (1962)" entre otra muchas, que interpreta a Ama, la borracha ama de llaves de Jan y un gran Allen Jenkins ("La calle 42") como el ascensorista Harry, quien está enamorado de Ama. Inolvidable comedia de enredos, divertidas situaciones y romance y en donde sería la primera colaboración entre Doris Day, Rock Hudson y Tony Randall, del director Michael Gordon, quien es recordado por dirigir la mítica "Cyrano de Bergerac (1950)", con José Ferrer de protagonista.

confidencias de medianoche 1959

El entrañable trío volvería a reunirse en "Pijama para dos (1961)" y "No me mandes flores (1964)", absolutos éxitos en taquilla. Doris Day, normalmente injustamente críticada y encasillada por una parte de la crítica en el personaje que solía interpretar en este tipo de comedias o musicales ("Doris Day en el Oeste (1953)"), ha sido una maravillosa cantante y una grandísima actriz con muy distintos registros, como bien se puede ver en "Ámame o déjame (1956)", melodrama de Charles Vidor, co-protagonizado por James Cagney y  en "El hombre que sabía demasiado (1956)" de Alfred Hitchcock, haciendo de la desesperada esposa de James Stewart cuyo hijo es secuestrado, envueltos ambos en una trama de espionaje internacional. Se puede disfrutar su maravillosa voz en las canciones de la película, especialmente la que da título a la misma, "Pillow Talk". Actualmente tiene 89 años y se encuentra retirada desde los años 80 y apartada del mundo hollywoodense, tras una larga carrera en el mundo de la música, el cine y la televisión. Rock Hudson le da la perfecta replica, y resulta realmente divertido su personaje de golfo que llega a ser entrañable para el espectador. 

confidencias de medianoche 1959

El actor se encontraba en lo mejor de su carrera, que recientemente había protagonizado el remake "Adiós a las armas (1957)" basada en la inmortal obra de Hemingway, dirigida por Charles Vidor, junto a la bella Jennifer Jones, bastante bien realizado y a la altura de la primera versión, protagonizada por Gary Cooper y Helen Hayes en 1932, y la mítica película de George Stevens, "Gigante (1956)", junto a su fiel amiga Elizabeth Taylor y al malogrado James Dean. El actor murió en 1984 tras años luchando contra el sida y siendo uno de los primeros famosos que hicieron pública la enfermedad. El soberbio guión de Stanley Shapiro y Maurice Richlin fue premiado con el Óscar al mejor guión original. A parte de este Óscar, la película obtuvo otras 5 nominaciones: mejor actriz (Doris Day), mejor actriz secundaria (Thelma Ritter), mejor dirección artística y mejor banda sonora original.

Frase para recordar: "Problemas íntimos...¡Te dije que no tenía ninguno y no esperes que te ayude a resolver los tuyos".

confidencias de medianoche 1959confidencias de medianoche 1959

Título original: Pillow talk.

Director: Michael Gordon.

Intérpretes: Doris Day, Rock Hudson, Thelma Ritter. Tony Randall, Allan Jenkins.

Trailer:


Escena: 



Información complementaria:
Doris Day

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

1997 rescate en nueva york
En 1988, la delincuencia en Estados Unidos ha aumentado de manera considerable, casi convirtiéndose en una plaga social. Debido a ello la ciudad de Manhattan ha sido transformada en una isla-prisión donde residen todos los criminales y delincuentes más peligrosos del territorio norteamericano. En el año 1997, se produce el secuestro del Presidente por parte de un grupo de terroristas (denominados Liberalistas Nacionales) con la intención de conseguir la libertad de todos los presos. Es aquí cuando hace aparición el héroe (mejor dicho, el antihéroe) en cuestión, Snake Plissken, un veterano soldado (de media melena y parche en el ojo) al que todos lo tienen por muerto y donde es elegido por el jefe de policía Bob Hake como única esperanza para rescatar al Presidente y evitar así el caos en el país. 24 horas tendrá Plissken para llevar a cabo la misión si no quiere perder su vida, y es que éste tendrá en sus arterias unas cápsulas que explotaran al cumplirse el plazo de tiempo y no efectuar su cometido. Sin dudas nos encontramos con uno de los grandes filmes de ciencia ficción y de los denominados títulos de culto de la década de los ochenta, una western futurístico con tintes post-apocalipticos escrito y dirigido por el gran John Carpenter ("La cosa (1982)"). El realizador nos presentaba un futuro decadente en una ciudad de Nueva York habitada por los seres más salvajes que nos podemos encontrar a la cara, donde la ley del más fuerte y la barbarie eran los rasgos más característicos que hallaríamos en sus calles.

1997: rescate en nueva york 1981

El film de Carpenter también realizaría un leve crítica sobre la corrupción política y tocaría en cierta medida el cine del género de zombies, no hay más que ver a ese grupo de personas que habitan en los túneles de los metros que tratan de alimentarse de carne humana. Después de barajarse los nombres de Tommy Lee Jones, Kris Kristofferson y Charles Bronson (éste último desechado por el realizador por considerarlo algo viejo para el papel protagonista) iba a ser Kurt Russell (primera de las 4 películas que haría con John Carpenter, sin contar el telefilm "Elvis (1979)") el encargado de dar vida a Snake Plissken. Un trabajo que alejaba al actor de su imagen angelical que tanto nos habíamos acostumbrado en su etapa con la Disney ("Mi cerebro es electrónico (1969)", "Un ejecutivo muy mono (1971)", "Te veo y no te veo (1972)"...). El film a pesar de sus escasos medios económicos representa una creíble ambientación a todo lo referente al caos de la ciudad y es que la buena mano de un joven y, por aquel entonces, prácticamente desconocido James Cameron ("Terminator (1984)") en el apartado de los efectos visuales sería clave para dar ese grado de realismo. La ciudad de St. Louise fue la elegida por el realizador para ser transformada y representar las post-apocalípticas calles de Nueva York.

1997: rescate en nueva york 1981

Muchas caras conocidas veríamos en el film ejerciendo papeles secundarios, desde los veteranos Lee Van Cleef ("El hombre que mató a Liberty Valance (1962)") como el jefe de policía Bob Hake y Ernest Borgnine ("Marty (1955)") como el rastrero taxista (Cabbie) pasando por Harry Dean Staton ("Alien, el octavo pasajero (1979)") y Donald Pleasence ("La gran evasión (1963)") como "cerebro", uno de los hombres del villano del film (El Duque), y el presidente norteamericano respectivamente. El cantante Isaak Hayes (más conocido por ser el primer afroamericano en ganar un Óscar de la academia dentro de la categoría de mejor banda sonora, gracias a su mítica partitura en "Shaft (1971)") iba a encarnar a El Duque. Entre sus escenas hago mención el combate de lucha libre que mantiene Plissen con un gigantón de dos metros (una secuencia que emula perfectamente a la lucha de gladiadores en un circo romano) y esa adrenalínica persecución automovilística en una zona invadida por minas. A mediados de los años 90, el film iba a contar con una secuela, donde seguirían contándonos las arriesgadas aventuras del mercenario Plissken "El Serpiente" en "Rescate en los L.A. (1995)". Como curiosidad, en la versión original de la obra podemos escuchar la voz de Jamie Lee Curtis como la narradora del film, un pequeño aliciente para visualizar la película en dicho formato.

Frase para recordar: "¿Tú eres Plissken "El serpiente"? Creía que estabas muerto".

1997: rescate en nueva york 19811997: rescate en nueva york 1981

Título original: Escape from New York.

Director: John Carpenter.

Intérpretes: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Harry Dean Staton, Ernest Borgnine.

Trailer:


B.S.O.: 




Información complementaria:
Kurt Russell

Reseña escrita por Jesús Fariña.

Sígueme por:
Google+
Twitter

1997: RESCATE EN NUEVA YORK (1981). El futuro apocalíptico de John Carpenter.

1997 rescate en nueva york
En 1988, la delincuencia en Estados Unidos ha aumentado de manera considerable, casi convirtiéndose en una plaga social. Debido a ello la ciudad de Manhattan ha sido transformada en una isla-prisión donde residen todos los criminales y delincuentes más peligrosos del territorio norteamericano. En el año 1997, se produce el secuestro del Presidente por parte de un grupo de terroristas (denominados Liberalistas Nacionales) con la intención de conseguir la libertad de todos los presos. Es aquí cuando hace aparición el héroe (mejor dicho, el antihéroe) en cuestión, Snake Plissken, un veterano soldado (de media melena y parche en el ojo) al que todos lo tienen por muerto y donde es elegido por el jefe de policía Bob Hake como única esperanza para rescatar al Presidente y evitar así el caos en el país. 24 horas tendrá Plissken para llevar a cabo la misión si no quiere perder su vida, y es que éste tendrá en sus arterias unas cápsulas que explotaran al cumplirse el plazo de tiempo y no efectuar su cometido. Sin dudas nos encontramos con uno de los grandes filmes de ciencia ficción y de los denominados títulos de culto de la década de los ochenta, una western futurístico con tintes post-apocalipticos escrito y dirigido por el gran John Carpenter ("La cosa (1982)"). El realizador nos presentaba un futuro decadente en una ciudad de Nueva York habitada por los seres más salvajes que nos podemos encontrar a la cara, donde la ley del más fuerte y la barbarie eran los rasgos más característicos que hallaríamos en sus calles.

1997: rescate en nueva york 1981

El film de Carpenter también realizaría un leve crítica sobre la corrupción política y tocaría en cierta medida el cine del género de zombies, no hay más que ver a ese grupo de personas que habitan en los túneles de los metros que tratan de alimentarse de carne humana. Después de barajarse los nombres de Tommy Lee Jones, Kris Kristofferson y Charles Bronson (éste último desechado por el realizador por considerarlo algo viejo para el papel protagonista) iba a ser Kurt Russell (primera de las 4 películas que haría con John Carpenter, sin contar el telefilm "Elvis (1979)") el encargado de dar vida a Snake Plissken. Un trabajo que alejaba al actor de su imagen angelical que tanto nos habíamos acostumbrado en su etapa con la Disney ("Mi cerebro es electrónico (1969)", "Un ejecutivo muy mono (1971)", "Te veo y no te veo (1972)"...). El film a pesar de sus escasos medios económicos representa una creíble ambientación a todo lo referente al caos de la ciudad y es que la buena mano de un joven y, por aquel entonces, prácticamente desconocido James Cameron ("Terminator (1984)") en el apartado de los efectos visuales sería clave para dar ese grado de realismo. La ciudad de St. Louise fue la elegida por el realizador para ser transformada y representar las post-apocalípticas calles de Nueva York.

1997: rescate en nueva york 1981

Muchas caras conocidas veríamos en el film ejerciendo papeles secundarios, desde los veteranos Lee Van Cleef ("El hombre que mató a Liberty Valance (1962)") como el jefe de policía Bob Hake y Ernest Borgnine ("Marty (1955)") como el rastrero taxista (Cabbie) pasando por Harry Dean Staton ("Alien, el octavo pasajero (1979)") y Donald Pleasence ("La gran evasión (1963)") como "cerebro", uno de los hombres del villano del film (El Duque), y el presidente norteamericano respectivamente. El cantante Isaak Hayes (más conocido por ser el primer afroamericano en ganar un Óscar de la academia dentro de la categoría de mejor banda sonora, gracias a su mítica partitura en "Shaft (1971)") iba a encarnar a El Duque. Entre sus escenas hago mención el combate de lucha libre que mantiene Plissen con un gigantón de dos metros (una secuencia que emula perfectamente a la lucha de gladiadores en un circo romano) y esa adrenalínica persecución automovilística en una zona invadida por minas. A mediados de los años 90, el film iba a contar con una secuela, donde seguirían contándonos las arriesgadas aventuras del mercenario Plissken "El Serpiente" en "Rescate en los L.A. (1995)". Como curiosidad, en la versión original de la obra podemos escuchar la voz de Jamie Lee Curtis como la narradora del film, un pequeño aliciente para visualizar la película en dicho formato.

Frase para recordar: "¿Tú eres Plissken "El serpiente"? Creía que estabas muerto".

1997: rescate en nueva york 19811997: rescate en nueva york 1981

Título original: Escape from New York.

Director: John Carpenter.

Intérpretes: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Harry Dean Staton, Ernest Borgnine.

Trailer:


B.S.O.: 




Información complementaria:
Kurt Russell

Reseña escrita por Jesús Fariña.

Sígueme por:
Google+
Twitter

la extraña pareja 1968
Película dirigida por Gene Saks ("Descalzos por el parque (1967)") y basada en la obra teatral del mismo título de Neil Simon ("The odd couple"). Simon se inspiró en la vida de su hermano Danny, también escritor y divorciado que compartía piso con un amigo, un agente teatral y que también era divorciado. La historia comienza con un hombre desesperado deambulando por las calles de Nueva York porque acaba de ser echado de casa por su mujer. Es Felix Unger (Jack Lemmon), un maniático de la limpieza y del orden, de mediana edad. Tras un intento fallido de suicidio es acogido por su amigo Oscar Madison (Walter Matthau), divorciado y compañero de partidas de póker además. Empezará entre ambos una muy difícil convivencia debido a sus muy diferentes caracteres. Oscar es el  extremo contrario de Felix, un auténtico guarro desordenado y pasota que además no soporta las manías de su neurótico compañero de piso. Las desavenencias llegan a tal punto que acaban por no dirigirse la palabra tan siquiera, creándose las situaciones más disparatadas imaginables; es genial la escena en la que Óscar enfurecido arroja contra la pared el plato de pasta cocinado por Felix o el momento en el que éste amenaza a su compañero con un cacillo en la cita que tienen con unas atractivas vecinas divorciadas. También resultan desternillantes las partidas de cartas con el resto de los amigos.



la extraña pareja 1968

Es inolvidable la escena con los amigos nerviosos temiendo que Felix pueda cometer una locura cuando mantienen esta conversación: "¿a cuánto va ésto?", pregunta uno de los integrantes, "¡¡A un dólar y cuarto a un dólar y cuarto!!, no puedo evitarlo, me pone nervioso, es como pegarse un tiro" dice el policía. Y entonces Óscar le dice "¡¡Muuuuuray!! (como para que se calle), porque ha metido la pata. (Ya que Felix está pensando en el suicidio). Otro momento muy divertido es cuando salen a tomar algo y Felix empieza a emitir esos desagradables ruidos cuando le duele el cuello. Estamos ante una de las comedias más redondas de la historia del cine, gracias a la genialidad de la obra de Neil Simon que nos presenta unas situaciones tan extremas que llegan a rozar el humor absurdo. Los personajes secundarios son muy entrañables, el grupo de amigos, destacando a un magnífico Herbert Edelman (que recobró gran popularidad en los años 80 con el personaje de Stanley, el ex de Dorothy en la mítica serie "Las chicas de oro") en el papel de Murray, el amigo policía. No podemos olvidarnos tampoco de las vecinitas con las que Oscar quiere ligar, las hermanas Pigeon, Gwendolyne (Caole Shelley) y Cecily (Monica Evans), también divorciadas a las cuales llama "las hermanas Periquito", en esa cita en la que Felix consigue aguar la velada haciéndolas llorar, terminando de hacer estallar en cólera a un enfurecido Óscar.


la extraña pareja 1968

Jack Lemmon ("Días de vinos y rosas (1962)") y Walter Matthau volvieron a protagonizar juntos otra película, después de la mítica "En bandeja de plata (1966)" de Billy Wilder. También coincidirían en inolvidables títulos como "Primera plana (1974)", "Aquí un amigo (1981)" y "Dos viejos gruñones (1996)", entre otras. Repetirían los papeles de Óscar y Félix de nuevo en "La entraña pareja, otra vez (1998)", con un guión del propio Neil Simon, inferior a la primera, pero que consigue atrapar al espectador gracias a la presencia de estos dos monstruos de la interpretación, que fueron grandes amigos en la vida real. Una amistad que les duró toda la vida. Cabe destacar que tuvo tal éxito la película, así como la obra de teatro, que se llevó también a la pequeña pantalla en una exitosa serie de 1970 que duró 5 años (5 temporadas en emisión), con Tony Randal como Félix y Jack Klugman como Óscar. "La extraña pareja" es una genial comedia que merece la pena revisar de vez en cuando.

Frases para recordar:
"-¡¡Se ha encerrado en el baño!!"
"-Ese es el cuarto de los niños, como no se cepille los dientes hasta desangrarse...".

la extraña pareja 1968la extraña pareja 1968

Título original: The odd couple.

Director: Gene Saks.

Intérpretes: Jack Lemmon, Walter Matthau, Herb Edelman, David Sheiner, John Fiedler.


Trailer: 



Escena: 




Información complementaria:
Walter Matthau

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

LA EXTRAÑA PAREJA (1968). Walter Mathau y Jack Lemmon haciendo de las suyas.

la extraña pareja 1968
Película dirigida por Gene Saks ("Descalzos por el parque (1967)") y basada en la obra teatral del mismo título de Neil Simon ("The odd couple"). Simon se inspiró en la vida de su hermano Danny, también escritor y divorciado que compartía piso con un amigo, un agente teatral y que también era divorciado. La historia comienza con un hombre desesperado deambulando por las calles de Nueva York porque acaba de ser echado de casa por su mujer. Es Felix Unger (Jack Lemmon), un maniático de la limpieza y del orden, de mediana edad. Tras un intento fallido de suicidio es acogido por su amigo Oscar Madison (Walter Matthau), divorciado y compañero de partidas de póker además. Empezará entre ambos una muy difícil convivencia debido a sus muy diferentes caracteres. Oscar es el  extremo contrario de Felix, un auténtico guarro desordenado y pasota que además no soporta las manías de su neurótico compañero de piso. Las desavenencias llegan a tal punto que acaban por no dirigirse la palabra tan siquiera, creándose las situaciones más disparatadas imaginables; es genial la escena en la que Óscar enfurecido arroja contra la pared el plato de pasta cocinado por Felix o el momento en el que éste amenaza a su compañero con un cacillo en la cita que tienen con unas atractivas vecinas divorciadas. También resultan desternillantes las partidas de cartas con el resto de los amigos.



la extraña pareja 1968

Es inolvidable la escena con los amigos nerviosos temiendo que Felix pueda cometer una locura cuando mantienen esta conversación: "¿a cuánto va ésto?", pregunta uno de los integrantes, "¡¡A un dólar y cuarto a un dólar y cuarto!!, no puedo evitarlo, me pone nervioso, es como pegarse un tiro" dice el policía. Y entonces Óscar le dice "¡¡Muuuuuray!! (como para que se calle), porque ha metido la pata. (Ya que Felix está pensando en el suicidio). Otro momento muy divertido es cuando salen a tomar algo y Felix empieza a emitir esos desagradables ruidos cuando le duele el cuello. Estamos ante una de las comedias más redondas de la historia del cine, gracias a la genialidad de la obra de Neil Simon que nos presenta unas situaciones tan extremas que llegan a rozar el humor absurdo. Los personajes secundarios son muy entrañables, el grupo de amigos, destacando a un magnífico Herbert Edelman (que recobró gran popularidad en los años 80 con el personaje de Stanley, el ex de Dorothy en la mítica serie "Las chicas de oro") en el papel de Murray, el amigo policía. No podemos olvidarnos tampoco de las vecinitas con las que Oscar quiere ligar, las hermanas Pigeon, Gwendolyne (Caole Shelley) y Cecily (Monica Evans), también divorciadas a las cuales llama "las hermanas Periquito", en esa cita en la que Felix consigue aguar la velada haciéndolas llorar, terminando de hacer estallar en cólera a un enfurecido Óscar.


la extraña pareja 1968

Jack Lemmon ("Días de vinos y rosas (1962)") y Walter Matthau volvieron a protagonizar juntos otra película, después de la mítica "En bandeja de plata (1966)" de Billy Wilder. También coincidirían en inolvidables títulos como "Primera plana (1974)", "Aquí un amigo (1981)" y "Dos viejos gruñones (1996)", entre otras. Repetirían los papeles de Óscar y Félix de nuevo en "La entraña pareja, otra vez (1998)", con un guión del propio Neil Simon, inferior a la primera, pero que consigue atrapar al espectador gracias a la presencia de estos dos monstruos de la interpretación, que fueron grandes amigos en la vida real. Una amistad que les duró toda la vida. Cabe destacar que tuvo tal éxito la película, así como la obra de teatro, que se llevó también a la pequeña pantalla en una exitosa serie de 1970 que duró 5 años (5 temporadas en emisión), con Tony Randal como Félix y Jack Klugman como Óscar. "La extraña pareja" es una genial comedia que merece la pena revisar de vez en cuando.

Frases para recordar:
"-¡¡Se ha encerrado en el baño!!"
"-Ese es el cuarto de los niños, como no se cepille los dientes hasta desangrarse...".

la extraña pareja 1968la extraña pareja 1968

Título original: The odd couple.

Director: Gene Saks.

Intérpretes: Jack Lemmon, Walter Matthau, Herb Edelman, David Sheiner, John Fiedler.


Trailer: 



Escena: 




Información complementaria:
Walter Matthau

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

la condesa descalza 1954
La historia comienza en el funeral de la Condesa Tortato- Favrini. Acude Harry Dawes (Humphrey Bogart), director de cine, quien la recuerda cuando era María Vargas, actriz y bailarina española (Ava Gardner) a la que el productor Kirk Edwards (Warren Stevens) descubre cenando en una sala de fiestas españolas. Impresionado por su arte y belleza la convierte en una estrella de la gran pantalla, siendo su primera película dirigida por Dawes. Tras una vida amorosa tortuosa, a la par que su fama y éxito sube, conoce al conde italiano Vincenzo Torlato-Favrini durante un crucero por la Riviera y decide casarse con él, resulta ser un veterano de La Segunda Guerra Mundial...Guión original de Joseph L. Mankiewicz quien tuvo que pelear con la censura de Hollywood que le obligó a cambiar la homosexualidad del conde italiano por una impotencia sexual causada por una herida de guerra. A pesar de ello, Mankiewicz rueda una interesante drama donde se narra la historia de María desde los diferentes puntos de vista y distintos recuerdos de cada uno de los personajes que acuden a su funeral, y que cuenta el ascenso y ocaso de una estrella y su tortuosa vida sentimental de manera magistral. Mankiewicz consigue volver a atraparnos con su habitual habilidad para mantener al espectador pegado a la butaca durante las más de dos horas que dura la película, sacando lo mejor de cada actor.

la condesa delcalza

Ava Gardner está magnífica con su registro dramático y llena la pantalla con su impresionante belleza, y es que es indiscutible aquello de que era "el animal más bello del mundo". En el rodaje de la película estaba casada con Frank Sinatra. Desde luego su vida sentimental no fue muy diferente de la de su personaje, lamentablemente y siempre nos duele recordar a los aficionados al cine cómo el alcoholismo acabó destrozando la vida de esta gran actriz.Humphrey está soberbio como Dawnes, el amigo fiel de María y una vez más volvió a demostrar que era un grandísimo actor. Rossano Brazzi (Locuras de verano (1955)") está sublime en su papel de hombre atormentado por su problema sexual. El resto de secundarios cumplen sobradamente, como nos tiene acostumbrados el director Mankiewicz en sus películas. Merecen especial atención los interesantes diálogos de los personajes. Mankiewicz en su interesante filmografía nos dejó verdaderas obras de arte como "El fantasma y la Señora Muir (1947)", "Eva al desnudo (1950)", "Julio César (1953)", "De repente, el último verano (1959)", "Cleopatra (1963)", y "La huella (1972)", entre otras muchas.

la condesa delcalza

"La condesa descalza" a diferencia de sus otras películas, es integramente Mankiewicz, pues en esta ocasión no estamos ante una adaptación de una novela sino ante su propio guión original, que es una critica al superficial y elitista mundo de Hollywood. Considerada como una película menor del director por una importante parte de la critica que consideró el film como una especie de variación del cuento de Cenicienta pero con tintes dramáticos y trágicos. Yo pienso que es una gran película, con una puesta en escena donde elegancia, estilización y presentación de cada uno de los personajes es absolutamente magistral. Cabe destacar que se titula "La condesa descalza" porque el conde italiano Vincenzo ordenó construir una escultura de María Vargas bailando descalza, que era como a él le gustaba contemplarla.

Frase para recordar: "Me llamo Harry Dawes, escribo guiones y dirijo películas desde hace más tiempo del que quisiera recordar".

la condesa delcalza 1954la condesa delcalza 1954

Título original: The Barefoot contessa.

Director: Joseph L. Mankiewicz.

Intérpretes: Ava Gardner, Humphrey Bogart, Edmond O´Brien, Marious Goring, Rossano Brazzit.

Trailer:




Información complementaria:
Ava Gardner

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

LA CONDESA DESCALZA (1954). Ava Gardner es la actriz y bailarina María Vargas.

la condesa descalza 1954
La historia comienza en el funeral de la Condesa Tortato- Favrini. Acude Harry Dawes (Humphrey Bogart), director de cine, quien la recuerda cuando era María Vargas, actriz y bailarina española (Ava Gardner) a la que el productor Kirk Edwards (Warren Stevens) descubre cenando en una sala de fiestas españolas. Impresionado por su arte y belleza la convierte en una estrella de la gran pantalla, siendo su primera película dirigida por Dawes. Tras una vida amorosa tortuosa, a la par que su fama y éxito sube, conoce al conde italiano Vincenzo Torlato-Favrini durante un crucero por la Riviera y decide casarse con él, resulta ser un veterano de La Segunda Guerra Mundial...Guión original de Joseph L. Mankiewicz quien tuvo que pelear con la censura de Hollywood que le obligó a cambiar la homosexualidad del conde italiano por una impotencia sexual causada por una herida de guerra. A pesar de ello, Mankiewicz rueda una interesante drama donde se narra la historia de María desde los diferentes puntos de vista y distintos recuerdos de cada uno de los personajes que acuden a su funeral, y que cuenta el ascenso y ocaso de una estrella y su tortuosa vida sentimental de manera magistral. Mankiewicz consigue volver a atraparnos con su habitual habilidad para mantener al espectador pegado a la butaca durante las más de dos horas que dura la película, sacando lo mejor de cada actor.

la condesa delcalza

Ava Gardner está magnífica con su registro dramático y llena la pantalla con su impresionante belleza, y es que es indiscutible aquello de que era "el animal más bello del mundo". En el rodaje de la película estaba casada con Frank Sinatra. Desde luego su vida sentimental no fue muy diferente de la de su personaje, lamentablemente y siempre nos duele recordar a los aficionados al cine cómo el alcoholismo acabó destrozando la vida de esta gran actriz.Humphrey está soberbio como Dawnes, el amigo fiel de María y una vez más volvió a demostrar que era un grandísimo actor. Rossano Brazzi (Locuras de verano (1955)") está sublime en su papel de hombre atormentado por su problema sexual. El resto de secundarios cumplen sobradamente, como nos tiene acostumbrados el director Mankiewicz en sus películas. Merecen especial atención los interesantes diálogos de los personajes. Mankiewicz en su interesante filmografía nos dejó verdaderas obras de arte como "El fantasma y la Señora Muir (1947)", "Eva al desnudo (1950)", "Julio César (1953)", "De repente, el último verano (1959)", "Cleopatra (1963)", y "La huella (1972)", entre otras muchas.

la condesa delcalza

"La condesa descalza" a diferencia de sus otras películas, es integramente Mankiewicz, pues en esta ocasión no estamos ante una adaptación de una novela sino ante su propio guión original, que es una critica al superficial y elitista mundo de Hollywood. Considerada como una película menor del director por una importante parte de la critica que consideró el film como una especie de variación del cuento de Cenicienta pero con tintes dramáticos y trágicos. Yo pienso que es una gran película, con una puesta en escena donde elegancia, estilización y presentación de cada uno de los personajes es absolutamente magistral. Cabe destacar que se titula "La condesa descalza" porque el conde italiano Vincenzo ordenó construir una escultura de María Vargas bailando descalza, que era como a él le gustaba contemplarla.

Frase para recordar: "Me llamo Harry Dawes, escribo guiones y dirijo películas desde hace más tiempo del que quisiera recordar".

la condesa delcalza 1954la condesa delcalza 1954

Título original: The Barefoot contessa.

Director: Joseph L. Mankiewicz.

Intérpretes: Ava Gardner, Humphrey Bogart, Edmond O´Brien, Marious Goring, Rossano Brazzit.

Trailer:




Información complementaria:
Ava Gardner

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

godzilla 1954
Con un Japón arrastrando las profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales ocasionadas tras el terrible bombardeo atómico por parte del ejercito norteamericano sobre Hiroshima y Nagasaki durante La Segunda Guerra Mundial, iba a nacer por aquellas tierras el monstruo más popular y famoso del cine japonés, y porque no decirlo, con permiso de "King Kong", de la historia del séptimo arte, "Godzilla", una especie de "dinosaurio marino" surgido a raíz de los efectos de la radiación nuclear. Desde la fecha de su creación hasta el día de hoy se han llevado a cabo hasta un total de 38 filmes que han narrado las aventuras destructivas de esta singular criatura (entre ellos "Godzilla contraataca (1955)", "King Kong vs. Godzilla (1962)" o "Godzilla vs. Gigan (1972)"), y eso sin contar el pretencioso y flojo remake hollywoodense de Roland Emmerich en la década de los noventa ("Godzilla (1998)"). Cómics, series de animación y videojuegos también han sido otros de los medios donde "Godzilla" ha hecho aparición, sin olvidarnos de los distintos grupos musicales que lo han utilizado como inspiración para sus temas, entre ellos los potentes Sepultura ("Biotech is Godzilla"), los galeses Lost Prophets ("We are Godzilla, we are Japan") o el grupo de rock psicódelico Blue Oyster Cult con "Godzilla". En 2004, Godzilla iba tener con todo merecimiento su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

godzilla 1954

En esta ocasión quiero centrar mi reseña en la que fue su primera incursión cinematográfica "Godzilla (1954)", también conocida con el sobrenombre de "Japón bajo el terror del monstruo", un film rodado a mediados de los años 50 y producida por los estudios Toho (se comenta que el peculiar grito que realiza el monstruo fue sacado de la puerta de entrada de la productora, y es que ésta producía un molesto chirrido al abrirse). Su argumento, muy sencillo por cierto, fue escrito por Takeo Murata basándose en la historia de Shigero Kayama y nos hablaba de la aparición en las costas del Pacifico de una criatura de enormes dimensiones nacida a causas de radiaciones atómicas que, tras ser atacada, iniciaría una devastadora destrucción en la ciudad de Tokio. La cinta en cuestión fue dirigida por Ishirô Honda, un cineasta conocido por colaborar con el célebre Akira Kurosawa ("Los siete samuráis (1954)") y por sus incursiones en el denominado cine "Tokusatsu", referencia que se hacia a las películas y series televisivas de ciencia ficción y terror rodadas en Japón.

godzilla 1954

El film de Honda, con ciertas referencias al "King Kong (1933)" de Merian Cooper y Ernest Schoedsack, no sólo se le puede considerar como un título orientado al cine de entretenimiento sino también en una película que exponía una concienciada crítica antibélicista sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y hacia todo lo referente a la creación de armas de destrucción masiva y su uso en malas manos (podemos ver como el doctor Daisuke Serizawar, uno de los personajes del film y creador de un elemento letal (un eliminador de oxigeno) para acabar con Godzilla, dudará en usarlo por miedo a que su experimento sea también utilizado para otros fines bélicos). La obra sería pionera en mostrarnos a un monstruo representado por un hombre disfrazado (por el actor Harvo Nakasima) y donde unas maquetas de gran escala iban a ser construidas para que éste los destruyera, emulando perfectamente distintas partes de Tokio. Destaca el trabajo del director de fotografía Masao Tamai ("Cuando una mujer sube una escalera (1960)"), donde utilizando una fotografía en blanco y negro disimularía los limitados efectos especiales que cuenta la obra, siendo imágenes de tonos oscuros las que más sobresalen en las escenas de los ataques del monstruo. Entre esas escenas y de la más significativas del film, hago mención la de la destrucción de las torres eléctricas. Como curiosidad, se comenta que el disfraz que llevaba el actor Harvo Nakasima pesaba tanto (más de 90 kilos) que tras recorrer unos metros durante sus escenas éste acaba exhausto. 

Frase para recordar: "Si siguen experimentando con armas mortíferas puede que aparezca otro Godzilla en algún lugar del mundo".

godzilla 1954godzilla 1954

Director: Ishirô Honda.

Intérpretes: Akira Takarada, Akihiko Hirata, Momoko Kochi, Takashi Shimura, Sachio Sakai.

Trailer:



B.S.O.:




Información complementaria:
Ishirô Honda

Reseña escrita por Jesús Fariña

Sígueme por:
Google+
Twitter

GODZILLA (1954). Un monstruo surgido en mares japoneses.

godzilla 1954
Con un Japón arrastrando las profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales ocasionadas tras el terrible bombardeo atómico por parte del ejercito norteamericano sobre Hiroshima y Nagasaki durante La Segunda Guerra Mundial, iba a nacer por aquellas tierras el monstruo más popular y famoso del cine japonés, y porque no decirlo, con permiso de "King Kong", de la historia del séptimo arte, "Godzilla", una especie de "dinosaurio marino" surgido a raíz de los efectos de la radiación nuclear. Desde la fecha de su creación hasta el día de hoy se han llevado a cabo hasta un total de 38 filmes que han narrado las aventuras destructivas de esta singular criatura (entre ellos "Godzilla contraataca (1955)", "King Kong vs. Godzilla (1962)" o "Godzilla vs. Gigan (1972)"), y eso sin contar el pretencioso y flojo remake hollywoodense de Roland Emmerich en la década de los noventa ("Godzilla (1998)"). Cómics, series de animación y videojuegos también han sido otros de los medios donde "Godzilla" ha hecho aparición, sin olvidarnos de los distintos grupos musicales que lo han utilizado como inspiración para sus temas, entre ellos los potentes Sepultura ("Biotech is Godzilla"), los galeses Lost Prophets ("We are Godzilla, we are Japan") o el grupo de rock psicódelico Blue Oyster Cult con "Godzilla". En 2004, Godzilla iba tener con todo merecimiento su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

godzilla 1954

En esta ocasión quiero centrar mi reseña en la que fue su primera incursión cinematográfica "Godzilla (1954)", también conocida con el sobrenombre de "Japón bajo el terror del monstruo", un film rodado a mediados de los años 50 y producida por los estudios Toho (se comenta que el peculiar grito que realiza el monstruo fue sacado de la puerta de entrada de la productora, y es que ésta producía un molesto chirrido al abrirse). Su argumento, muy sencillo por cierto, fue escrito por Takeo Murata basándose en la historia de Shigero Kayama y nos hablaba de la aparición en las costas del Pacifico de una criatura de enormes dimensiones nacida a causas de radiaciones atómicas que, tras ser atacada, iniciaría una devastadora destrucción en la ciudad de Tokio. La cinta en cuestión fue dirigida por Ishirô Honda, un cineasta conocido por colaborar con el célebre Akira Kurosawa ("Los siete samuráis (1954)") y por sus incursiones en el denominado cine "Tokusatsu", referencia que se hacia a las películas y series televisivas de ciencia ficción y terror rodadas en Japón.

godzilla 1954

El film de Honda, con ciertas referencias al "King Kong (1933)" de Merian Cooper y Ernest Schoedsack, no sólo se le puede considerar como un título orientado al cine de entretenimiento sino también en una película que exponía una concienciada crítica antibélicista sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y hacia todo lo referente a la creación de armas de destrucción masiva y su uso en malas manos (podemos ver como el doctor Daisuke Serizawar, uno de los personajes del film y creador de un elemento letal (un eliminador de oxigeno) para acabar con Godzilla, dudará en usarlo por miedo a que su experimento sea también utilizado para otros fines bélicos). La obra sería pionera en mostrarnos a un monstruo representado por un hombre disfrazado (por el actor Harvo Nakasima) y donde unas maquetas de gran escala iban a ser construidas para que éste los destruyera, emulando perfectamente distintas partes de Tokio. Destaca el trabajo del director de fotografía Masao Tamai ("Cuando una mujer sube una escalera (1960)"), donde utilizando una fotografía en blanco y negro disimularía los limitados efectos especiales que cuenta la obra, siendo imágenes de tonos oscuros las que más sobresalen en las escenas de los ataques del monstruo. Entre esas escenas y de la más significativas del film, hago mención la de la destrucción de las torres eléctricas. Como curiosidad, se comenta que el disfraz que llevaba el actor Harvo Nakasima pesaba tanto (más de 90 kilos) que tras recorrer unos metros durante sus escenas éste acaba exhausto. 

Frase para recordar: "Si siguen experimentando con armas mortíferas puede que aparezca otro Godzilla en algún lugar del mundo".

godzilla 1954godzilla 1954

Director: Ishirô Honda.

Intérpretes: Akira Takarada, Akihiko Hirata, Momoko Kochi, Takashi Shimura, Sachio Sakai.

Trailer:



B.S.O.:




Información complementaria:
Ishirô Honda

Reseña escrita por Jesús Fariña

Sígueme por:
Google+
Twitter

la leyenda de la ciudad sin nombre 1969
Estamos ante una de las mejores historias de amor y amistad jamás filmadas. En la época de la Fiebre del oro en California, Ben Rumson es uno de esos buscadores del preciado metal que no tenían residencia fija. Rumson rescata a un granjero de Michigan (Clint Eastwood) tras sufrir un accidente en el que fallece su hermano. Desde entonces le toma como su socio. Junto a muchos hombres fundan "La ciudad sin nombre", una ciudad muy peculiar en la que no rige norma de civilización alguna y todo ello en una comunidad de sólo hombres. Un día, llega un mormón con sus dos esposas. Ante la muchedumbre masculina enfurecida (por la falta de mujeres en el lugar), vende a una de ellas (la bellísima Jean Seberg) que resulta ser comprada por Ben (en una de las escenas más divertidas de la historia del cine). A partir de entonces empezará una hermosa historia de amor entre ambos y el socio. Adaptación cinematográfica del musical de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe en el que se mezclan de manera muy hábil western, comedia, romance y musical en una sola historia, gracias al buen hacer del director Joshua Logan (quien tiene en su filmografía verdaderas joyas como "Picnic (1955)", "Al sur del Pacífico (1958)" y "Camelot (1967)" entre otras). Una historia de amor que desde otro enfoque hubiera resultado algo sórdida (dos hombres compartiendo una misma mujer) resulta realmente encantadora, gracias al soberbio guión de Lerner.

la leyenda de la ciudad sin nombre 1969

Al igual que sucedió con "Camelot" (Richard Harris), "Gigi (1958)" (Louis Jourdan) y "My fair lady (1964)" (Rex Harrison), Lerner y Loewe volvieron a contar, no con un cantante profesional sino con un gran actor para el papel masculino principal. En este caso fue muy acertada la elección de Lee Marvin que canta sus canciones de una manera peculiar gracias a su ronca voz. Lo tenemos claro con el mítico tema "Nací bajo el signo de una estrella errante" que emociona especialmente al espectador, siendo una de las escenas más recordadas de la historia del séptimo arte. Clint Eastwood también cantó con su propia voz y no lo hizo nada mal en mi opinión (como cuando canta "Gold Fever"), aunque el actor no se sienta nada orgulloso de esta papel (creía que desafinaba mucho) y no volvió a interpretar otro musical. Jean Seberg está maravillosa y hermosísima. Los tres irradian en esta maravillosa película una magia especial. El músico alemán André Previn ("Irma la dulce (1963)", "Gigi (1958)", "My fair lady (1964)" volvió a colaborar con Leiner y Loewe en esta ocasión para los arreglos de las canciones. "La leyenda de la ciudad sin nombre" ocupa sin lugar a dudas un lugar especial en el corazón de muchos aficionados al cine.

Frase para recordar: "Soy un ex-ciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar".


la leyenda de la ciudad sin nombre 1969


Título original: Paint your wagon.

Director: Joshua Logan.

Intérpretes: Lee Marvin, Clint Eastwood, Jean Seberg, Ray Walston, Harve Presnell.

Trailer:



Escena: 



B.S.O.: 




Información complementaria:
Jean Seberg

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

LA LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE (1969). El mítico musical de Joshua Logan.

la leyenda de la ciudad sin nombre 1969
Estamos ante una de las mejores historias de amor y amistad jamás filmadas. En la época de la Fiebre del oro en California, Ben Rumson es uno de esos buscadores del preciado metal que no tenían residencia fija. Rumson rescata a un granjero de Michigan (Clint Eastwood) tras sufrir un accidente en el que fallece su hermano. Desde entonces le toma como su socio. Junto a muchos hombres fundan "La ciudad sin nombre", una ciudad muy peculiar en la que no rige norma de civilización alguna y todo ello en una comunidad de sólo hombres. Un día, llega un mormón con sus dos esposas. Ante la muchedumbre masculina enfurecida (por la falta de mujeres en el lugar), vende a una de ellas (la bellísima Jean Seberg) que resulta ser comprada por Ben (en una de las escenas más divertidas de la historia del cine). A partir de entonces empezará una hermosa historia de amor entre ambos y el socio. Adaptación cinematográfica del musical de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe en el que se mezclan de manera muy hábil western, comedia, romance y musical en una sola historia, gracias al buen hacer del director Joshua Logan (quien tiene en su filmografía verdaderas joyas como "Picnic (1955)", "Al sur del Pacífico (1958)" y "Camelot (1967)" entre otras). Una historia de amor que desde otro enfoque hubiera resultado algo sórdida (dos hombres compartiendo una misma mujer) resulta realmente encantadora, gracias al soberbio guión de Lerner.

la leyenda de la ciudad sin nombre 1969

Al igual que sucedió con "Camelot" (Richard Harris), "Gigi (1958)" (Louis Jourdan) y "My fair lady (1964)" (Rex Harrison), Lerner y Loewe volvieron a contar, no con un cantante profesional sino con un gran actor para el papel masculino principal. En este caso fue muy acertada la elección de Lee Marvin que canta sus canciones de una manera peculiar gracias a su ronca voz. Lo tenemos claro con el mítico tema "Nací bajo el signo de una estrella errante" que emociona especialmente al espectador, siendo una de las escenas más recordadas de la historia del séptimo arte. Clint Eastwood también cantó con su propia voz y no lo hizo nada mal en mi opinión (como cuando canta "Gold Fever"), aunque el actor no se sienta nada orgulloso de esta papel (creía que desafinaba mucho) y no volvió a interpretar otro musical. Jean Seberg está maravillosa y hermosísima. Los tres irradian en esta maravillosa película una magia especial. El músico alemán André Previn ("Irma la dulce (1963)", "Gigi (1958)", "My fair lady (1964)" volvió a colaborar con Leiner y Loewe en esta ocasión para los arreglos de las canciones. "La leyenda de la ciudad sin nombre" ocupa sin lugar a dudas un lugar especial en el corazón de muchos aficionados al cine.

Frase para recordar: "Soy un ex-ciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar".


la leyenda de la ciudad sin nombre 1969


Título original: Paint your wagon.

Director: Joshua Logan.

Intérpretes: Lee Marvin, Clint Eastwood, Jean Seberg, Ray Walston, Harve Presnell.

Trailer:



Escena: 



B.S.O.: 




Información complementaria:
Jean Seberg

Reseña escrita por Alfonso Torres Gallego

NOS MENCIONAN EN ANTENA 3

FINALISTAS EN LOS PREMIOS 20BLOGS 2.015

FINALISTAS EN LOS PREMIOS 20BLOGS 2.014

FINALISTAS EN LOS PREMIOS BITÁCORAS 2.012

SÍGUENOS EN FEEDLY

follow us in feedly

AVISO LEGAL

Licencia Creative Commons
Las mejores películas de la historia del cine por Jesús Fariña se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
back to top